PANTALLAZOS (CRÍTICAS DE BRAGATO Y PIERRE)

AQUÍ ESTÁN NUESTRAS CRÍTICAS E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CINE

jueves, 30 de noviembre de 2017

EXTRAORDINARIO, BATALLA DE LOS SEXOS, AL DESIERTO, DJAM, ESTRENOS DE CINE DEL JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017


JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-
Demasiadas películas! Y evidentemente no hay público para todas, al menos con taquillas importantes. En principio, son 10 films, aunque a último momento se suelen agregar otros que van a circuitos no comerciales. Nos atenemos a la información enviada por las distribuidoras al cierre de esta edición.
“El hijo de Piegrande”, de Ben Stassen y Jeremy Degreson, Bélgica.
”Esta propuesta moderadamente entretenida y para toda la familia será mejor recibida por los más chicos que no están preparados para las metaficciones más sofisticadas de Pixar o DreamWorks", Jordan Mintzer, The Hollywood Reporter.
“Dos amores en París”, de Eric Lavaine.
“Se comprende rápidamente que la historia es muy ligera y es un pretexto para instalar a la chispeante Alexandre Lamy que fuera exitosa en su presentación “Retour chez ma mére”, de Claudine Levanneur, Avoir-lire.com, Francia.
“Guerra de papás 2”, de Sean Sanders, con Mark Wahlberg y Mel Gibson.
“Se trata de una cínica sintética producción de Hollywood a modo de ensayo narrativo con las sobras de la ya mediocre comedia (de hace dos años) sobre familias mixtas”, de Wendy Kide, Observer, U.K.
“Feliz día de tu muerte”, de Christopher Landon.
“Que el metraje sea corto, apenas unos 90 minutos, y el ritmo particularmente acelerado, ayudan a que el resultado de “Feliz día de tu muerte” sea satisfactorio. La película es una grata sorpresa de terror teen para adolescentes de la nueva era”, de Alberto Quintanilla, IGN, España.
EXTRAORDINARIO (WONDER)
De Stephen Chbosky. Guion de Steve Conrad y Jack Thorne. Basado en el libro La lección de August de Raquel Jaramillo Palacio. Con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, Millie Davis, Izabela Vidovic, Ali Liebert, Elle McKinnon, entre otros. Música de Marcelo Zarvos. Duración, 113 minutos.
XXXX-CONMOVEDOR MELODRAMA
Jacob Tremblay, el pequeño actor tan magnético del film La habitación compone el conmovedor personaje de August Pullman, de 11 años, nacido con malformaciones faciales por las que tuvo que padecer 27 operaciones de cirugía reparadora. Razones que llevaron a sus padres Isabel (Julia Roberts) y Nate (Owen Wilson) a dedicarle una atención sin fisuras junto a su hermana mayor.
August no ha asistido a la escuela nunca, y la enseñanza estuvo a cargo de madre especialmente con la complicidad tierna de su padre. Amante de la ciencia, de la astronomía, del espacio exterior y las infinitas estrellas, August usa un casco de astronauta de la NASA con el cubre su rostro marcado por tantas cicatrices. Cuando llega el día de asistir a clase, en quinto grado, va con su casco a resguardo del rechazo y, al sacárselo, produce una conmoción entre sus compañeros. Nadie lo acepta y es objeto de “bullying”. Esto obligará a August-Auggie a superar una dura cuesta de burlas y rechazos.
Hasta que un día, en una clase de ciencia, August expone sus conocimientos al responder acertadamente la pregunta sobre la primera ley de Newton y la refracción de la luz. Comienza entonces a llamar la sana atención de sus compañeros y profesores.
Con las sólidas actuaciones de Julia Roberts y Owen Wilson, se destaca el trabajo de este notable protagonista, Jacob Tremblay, siendo el centro de la emoción y el encanto de la historia así como del asombro que provoca su enorme capacidad actoral a tan corta edad. La realización es clásica, robusta por basarse en una novela. Incluso puede ser convencional. No obstante, la actuación de Trembley salva de cualquier otra calificación al film.
Sin sentimentalismo o compasión, el film abre el corazón por la sensibilidad que despierta una pequeña vida sometida a tanto sacrificio, físico y espiritual. August es un diminuto héroe del que será difícil olvidarse.
Carlos Pierre
DJAM
De Tony Gatlif. Con Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon, entre otros. Cinematografía de Patrick Ghiringhelli. Música en general rebética (de los bajos fondos griegos). Duración: 97 minutos. Francia-Grecia-Turquía.
XXX- LA LIBERTAD DE SER UNO MISMO
Con un guion simple, el realizador gitano-argelino Tony Gatlif pergeña esta road movie risueña, musical, anárquica, contestataria y erótica a partir de una estrella de rock, la carismática francesa Daphne Patakia, o simplemente Djam,  eje electrizante de la historia.
Grecia es la locación elegida y, en especial, la mítica isla de Lesbos. El tío de Djam, un viejo marino que encarna Simon Abkarian, le encarga a su sobrina una compra en Estambul. Djam inicia un viaje diferente: libre, desprejuiciada, canta y baila el “rebético”, género que los griegos desarrollaron a comienzos del siglo XX y que proviene de los bajos fondos (se lo suele unir al tango, blues, fado). En esta travesía, que Djam transforma en un aprendizaje, surge el tema de los refugiados, la pobreza y una subyacente protesta contra el poder y las carencias económicas de esta parte del mundo. Canciones bellas, hermosas locaciones del noreste de la Tracia, y gestos alocados de Djam de mostrarse sin ropa íntima, jalonan una narración que navega entre el buen gusto y la melancolía. Al mismo tiempo, es la cultura musical griega que trasciende las fronteras, rítmicamente vital. En esta realización de Tony Gatlif hay una simpleza que es profunda, tiene sentido humanístico y se enlaza con habilidad en la grácil cintura de Daphne Patalia-Djam en un canto de libertad.
                                                                    Carlos Pierre
SOLAR
Documental de Manuel Abrqmovich. Fotografía de Manuel Abramovichy Flabio Cabobianco. Guion de Fernando Krapp, Javier Zaballos, Manuel Abramovich y Flavio Cabobianco. Duración: 78 minutos.
XXX-DOCUFICCIÓN A MITAD DE CAMINO
Entre el documental y la ficción transcurre este primer largometraje de Manuel Abramovich (corto “La reina) sobre Flavio Cabobianco quien, en 1991, siendo un niño, editó el libro “Vengo del sol”, gracias a la recopilación –o forzosa planificación- de sus padres, ña psicóloga Alba Zuccoli y don Omar Néstor Cabobianco, personas vinculas a las nuevas tendencias que dieron el nacimiento de la New Age. Se destaca el ordenamiento que realizara la periodista austroargentina Ama Hilde Bostrom de todo el material.
Con más de 25 años de aquel hecho de su niñez, Flavio Cabobianco recorre el mundo dando conferencias y tirando el I Ching (acompañado por su hermano a quien se señala como verdadero artífice de muchas teorías), mientras entabla una relación un tanto caótica con Abramovich forcejeando sobre quién debe utilizar la cámara. Finalmente el realizador accede a ser un “personaje” en off del documental. Y, a la manera de “Fuckand” de Marques, Flavio se enfoca el rostro, deja caer la cámara, mostrándose irreverente y petulante.
El documental en sí comienza cuando Abramovich inserta videos de los reportajes que se le hacían en televisión al pequeño Flavio: Graciela Alfano, Andrés Percivale, entre otros. Todos boquiabiertos con los análisis de la materia, de la reencarnación de las almas y del movimiento del Universo, del  pequeño niño. Quedan dudas, muchas, sobre si repetía los conceptos que especialmente su madre le daba, habitué de prácticas orientales como la meditación.
Como docuficción, tarda en concretarse. La historia recién toma color cuando Flavio, junto a su hermano y su madre, muestra el material de la reedición de su libro. La severidad de Alba Zuccoli diciendo “esto no va, esto sí” y la simpatía que produce la microfonista frente a cámaras agregan dos elementos opuestos que explican mejor de qué va todo esto tan caótico: la influencia materna en lo conceptual y el documental en lo formal.
Elsa Bragato
NIÑATO
Docu-ficción de Adrián Orr. Con actuación de la familia Ransanz. Fotografía de Adrián Orr. Duración: 72 minutos. España.
XXX- EL RAP DE LA DESOCUPACIÓN
De no ser porque se nos indica que es documental, pensaríamos en una ficción sobre un padre soltero y sus hijos pequeños. Es la vida de David Ransang y sus tres pequeños hijos, Oro, Mia y Luna, filmados en su intimidad cotidiana, idea del novel director madrileño Adrián Orr. Recibió el primer premio en la Competencia Internacional del BAFICI y, si bien no tiene grandes méritos su docu-ficción, el mejor y más claro es la utilización de la cámara para narrar la historia de alguien que es un “niñato”, es decir, un hombre despreocupado y presumido. David Ransanz es un “parado” madrileño. Su obsesión es el “rap” y cuidar de sus tres pequeños hijos. Vive en la casa de sus padres junto a su hermana y tiene una novia. De noche canta rap, le enseña rap a sus pequeños hijos y no se hace mayor problema por no aportar nada al hogar paterno.
Orr realiza un buen retrato de familia por cómo enfoca esta narración: la cámara se posa en medios planos cerrados sobre David preparando el desayuno de los niños y en éstos, que no quieren levantarse para ir al colegio. Incluso con cámara en mano, Orr sigue, en cierta medida, la escuela de los Dardenne (la tremenda “El hijo”). David se muestra tal como es, sin ningún prejuicio por no tener trabajo y sin ninguna esperanza más que la del día a día. Charlas en off con su madre, mientras él está con los hijos, le dan un matiz diferente a un documental que no parece tal (recibió el premio Fénix a la mejor fotografía en documental). Y en eso reside el valor absoluto de esta primera obra de Adrián Orr. Ensayo de crítica social y ligerísimo análisis de la psicología de un hombre joven sin preocupación por el futuro, “Niñato” tiene sus mejores secuencias en el pequeño Ransanz rapeando con su padre o solo o peleando con la abuela.
Elsa Bragato


AL DESIERTO
De Ulises Rossel. Guion de Ulises Rosell y Sergio Bizzio.  Con Valentina Bassi, Jorge Sesán, entre otros. Fotografía de Julián Apezteguía. Dirección de Arte de Raggio-Oyarce. Música original de Miranda y Tobar.Música adicional: Eduard Artemiev. Duración: 94 minutos. Argentina-Chile
XXXX- INTENSO WESTERN PATAGÓNICO
Entre el western, la road movie y el thriller psicológico, se mueve esta intensa narración propuesta por Ulises Rossel con las excelentes actuaciones de Valentina Bassi como Julia y de Jorge Sesán como Armando. Las locaciones elegidas fueron la ciudad de Comodoro Rivadavia y la árida meseta patagónica con sus fuertes vientos, polvaredas enceguecedoras y vegetación achaparrada.
Dos personajes dan vida a la trama: Julia (Bassi) trabaja como camarera en un casino de Comodoro Rivadavia, y conoce a uno de sus habitués, Armando (Sesán) quien le propone una tarea administrativo en la petrolera donde trabaja. Combinan una cita y Julia parte en su chata amarilla. Como no toman la ruta, desconfia de Armando, se lo recrimina y en un gesto brusco por tirarse del automóvil, éste se da vuelta. Intenta escapar pero Armando la obliga a seguir. Caminan kilómetros, llegan a casas desocupadas en apariencia, duermen a la intemperie, se lanzan en los arroyos del lugar para bañarse. Polvorienta y exhausta, Julia acepta a regañadientes su situación. Odia a Armando pero se encariña de una manera no explícita.
El film es, esencialmente, una larga travesía por la meseta del sur, sin que mengüen el atractivo y la tensión dramática: Bassi y Sesán están estupendos en sus respectivos roles, y no hay exageraciones dramáticas. El tema es muy actual: la violencia contra la mujer en todos sus aspectos, obligándola a seguir un camino incierto, a una relación que no se quiere pero se da, a hacer valer la fuerza física del varón por sobre la de la mujer. Y se cuela el llamado “síndrome de Estocolmo”, algo circunstancial para Julia. 
La magnífica fotografía de Julián Apezteguía es un regalo adicional, un plus fantástico, que retrata el Sur argentino de manera espléndida. Película intensa, atrapante y perturbadora.
Elsa Bragato
BATALLA DE LOS SEXOS
De Jonathan Dayton y Valerie Faris. Con Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Bill Pullman, Austin Stowell, Lloyd Bridge (video en blanco y negro), Elisabeth Shue, Alan Cumming, entre otros. Música de Nicholas Britell. Diseño de producción: Judy Becker. Duración: 121 minutos.
XXXX-BIOPIC DE LA MÁS GRANDE TENISTA
Esta película de Fox toma el título del libro de Billie Jean King, considerada la más grande tenista de todos los tiempos: ganó, a finales de los 60 y comienzos de los 70, 12 títulos de Gran Slam, entre otros premios, y luchó por la igualdad salarial entre hombres y mujeres profesionales de tenis. Además, batalló por la libertad sexual, si bien se casó muy joven, y enamorada, con Lawrence King (sinceró su lesbianismo luego de 20 años de matrimonio. Desde hace 30, vive con una tenista australiana).
Billie (Emma Stone) descubre que, frente a los 1500 dólares que ganaba una tenista, los varones recibían 12 mil de manos de la United States Lawn Tennis Association. Se enfrenta a “Jack Kramer”, presidente de la entidad, fundando con sus colegas y su marido la World Team Tennis en 1965. Tras cabildeos, partidos perdidos y confusión amorosa, llega la oportunidad de enfrentarse al gran tenista Bobby Riggs, primer ganador de Wimbledon en los 30 y 40 (Steven Carell), ya de 55 años, petulante, jugador y estafador que vivía a costa de su mujer, encarnada por Elisabeth Shue. Tras algunas idas y venidas y el enamoramiento de Billie Jean King de su estilista, Marylin (Andrea Riseborough), se produce la llamada “Batalla de los sexos”: el match entre Billie y Bobby, el 20 de setiembre de 1973.
Es curioso que una película previsible y convencional en su realización mantenga el interés, atrape y convenza de que las dos horas no son tiempo perdido. El tema tiene gran vigencia y las actuaciones de Steve Carell como Bobby Diggs y de Emma Stone como Billie Jean King son impagables. “El cerdo machista” de Riggs, como él se definía, quería enviar a las mujeres “a lavar los platos y a la cama”. Biilie Jean King se convirtió en el símbolo feminista más importante de aquellas décadas, equiparando el tenis femenino a la misma categoría económica que la del tenis masculino. No se la pierda. Entretenida y actual.
Elsa Bragato







jueves, 23 de noviembre de 2017

LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES ROTOS, SUBURBICON, MAREA HUMANA, ESTRENOS DE CINE DEL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017



JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-
Once películas se estrenan este jueves, varias nacionales sin difusión. Veamos:
La noche más fría, de Cristian Tapia Marchiori, con Juan Palomino en el protagónico del linyera Carlos, fue rodada en Pergamino. Narra la historia de un linyera que fuera combatiente en la Guerra de Malvinas, quien trata de sobrevivir a la noche más fría del año. Está referido a este período posterior a la conflagración angloargentina en el que los veteranos de guerra no eran reconocidos por el Estado.
El mensaje de la luz, de Javier Garriga. Es una historia semifantástica y espiritual sobre un artista que no consigue suficiente dinero con su arte mientras su padre, también pintor, padece Alzheimer. En su balcón recupera plantas que encuentra y empieza a descubrir otros pequeños mundos reales. Esta búsqueda ocasional le permitirá salvarse en el mundo real.
Bad Cat, de Mehmet Kurtulus, animación de origen turco basada en un cómic. “Bad Cat” es el alter ego de “Garfield”. Lejos de “El Sultán” o “Mesdezir”, es un gato maleducado, sin sofisticación alguna. La animación no es apta para menores.
Desaparecido, de Luis Prieto, con Halle Berry.
“(…) Un viaje algo ridículo pero estimulante”, afirma el crítico Alonso Duralde, The Wrap.

SUBURBICON
De George Clooney, guion de Ethan Coen, Joel Coen, George Clooney y Grant Heslov. Con Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Glenn Fleshler, Noah Jupe, Michael D. Cohen, entre otros. Música de Alexandre Desplat, Duración: 105 minutos.
XXX-THRILLER SOBRE LA HIPOCRESIA SOCIAL
Fábula norteamericana sobre un idílico barrio ambientado en los años 50, alejado de las grandes ciudades, cuyos habitantes mantienen a rajatabla los usos y costumbres de la raza blanca. Disfrutan de sus creencias, y no desean interferencias. Hasta que un matrimonio afroamericano se va a vivir a una de las casas. Comienza entonces otra historia, paralela al thriller que se vivirá: el hostigamiento verbal y gestual, el “apartheid” al que es sometido, empalizadas que rodean a la pareja de color, violencia creciente hasta llegar a un incendio.
La historia pergeñada por los Coen en 1986 y retomada por George Clooney tiene el tono de amable comedia que deviene en una oscura trama, en thriller noir: el matrimonio encarnado por Matt Damon y Julianne Moore, un pequeño hijo y la cuñada del jefe del hogar, gente de buenos modales, es asaltada por dos delincuentes que comenzarán a extorsionar a la familia. El “suburbicon” inicial da paso a una realidad desconocida, es un cambio absoluto que hace virar la historia hacia el policial extremo con chantajes, venganzas y traiciones, males insospechados en este paraíso profundamente hipócrita y segregacionista.
Se destaca la fidelidad en el diseño de arte al estilo de los 50, la actuación soberbia de Matt Damon, alejado de la acción, así como Julianne Moore, que vuelve a sorprender una vez más por su versatilidad. La banda sonora está compuesta por el notable maestro Alexandre Desplat e interpretada por la impecable Filarmónica de Londres.
El sello de los Coen está asi como la mano de George Clooney. El resultado es un film pretensioso, pulcramente realizado con sorprendentes virajes narrativos y cierta división entre la historia central del asalto y sus consecuencias y el desprecio a la raza negra, tema reincidente en la sociedad norteamericana.
Carlos Pierre
MAREA HUMANA (HUMAN FLOW)
De Ai Weiwei. Documental, USA. Música de Karsten Fundal. Duración: 140 minutos.
XXXX- LA NECESIDAD DE SOBREVIVIR
El afamado artista chino Ai Weiwei (actualmente con una exposición en la Fundacion Proa de Buenos Aires) realizó una obra épica con este documental que le demandó recorrer no menos de 23 países con su equipo de filmación. Plástico contemporáneo, arquitecto, erudito, radicado en Berlín luego de enfrentar la cárcel por su oposición al gobierno de China, trae su sentido humanístico profundo en cada secuencia, retratando a más de 65 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares para escapar al hambre y la muerte. Para Weiwei, hay dos pivots: el cambio climático y la guerra, fundamentos de este desmesurado desplazamiento poblacional.
Ai Weiwei aparece por momentos en medio de la gigantesca marea humana que camina hasta quedar exhausta o se recluye en hacinados y precarios campamentos bajo el frío y la lluvia. La cámara está presente en la sufriente África, en Israel y Palestina, en las aguas del Mediterráneo, y en la desesperada búsqueda de millones de seres humanos de un lugar donde recalar: Francia, Italia, Alemania, retenciones en las fronteras o infranqueables murallas de alambres con púas. Son sombras errantes que, aún en la crudeza de la extrema pobreza y del hambre, fueron filmadas con dignidad, desde drones, por ejemplo. Secuencias con tono paisajístico que hablan del artista Weiwei y su sensibilidad: mareas humanas en lugar de mareas oceánicas.
La piadosa mirada del realizador se infiere, se siente, a través de la narración que utiliza diferentes tomas, desde las cortas sobre algún juguete hasta las zenitales, donde las personas son solo puntos.
Más allá de estremecer, Weiwei construye un manifiesto político con una elocuente visión de las miserias humanas: esa marea humana se desplaza como un tour atormentado, una fatalidad irredenta, un clamor por la vida misma. Si bien es un documental extenso, la marea humana que se desplaza como nunca antes es una realidad ineludible.
                                                                    Carlos Pierre
LA VILLANA
Guion y dirección de Jung Byung-Gil. Con Kim Ok-Bin, Shin Ha-Kyun, Kim Seo-Hyung, entre otros. Música de Koo Ja-Wan. Duración: 143 minutos.   Corea del Sur.
XXXX-MÁS ACCIÓN QUE GUION
“La villana” hace honor a su título en castellano. Es un thriller de venganza, violento y sangriento, coreografiado con secuencias de extrema acción. Bien se podría decir que es una característica del cine surcoreano, aunque tiene obras de maravillosa poesía como “Camino a casa”, de Lee Jeong-hyang. Deja perplejo la portentosa metralla de armas de fuego y acero, además de tácticas marciales que transforman el guion en acción virulenta.
A esta acción desenfrenada, bien lograda y puntal indiscutido del film, se le contrapone un guion bastante transitado así como embarullado y, por momentos, incomprensible.
Nuestra heroína-villana (la estupenda Kim Ok-Bin) desde la más remota infancia ha sido entrenada para convertirse en una asesina impiadosa. La jefa del servicio de información de Corea del Sur la recluta, la tiene cautiva y le ofrece una oportunidad: diez años de su vida y luego la libertad. Al mismo tiempo, tiene la fachada de una actriz de teatro. Bajo la apariencia de una vida normal deberá desentrañar los secretos de su pasado, dos hombres distintos que la atormentan y confunden.
El guion es lo de menos, es un pretexto para realizar un film vertiginoso, que comienza con brutal acción y cámara subjetiva para darle más verosimilitud. A quienes les guste la acción porque sí, ésta es la película. No busquen razones porque no las encontrarán. Brilla Kim Ok-Bin en el papel de la villana, que le permite navegar por la acción y la violencia más contundentes.
                                                                       Carlos Pierre
SOY TU KARMA
De Who. Guion de Gustavo Cormillon. Con Willy Toledo, Ana María Orozco, Florencia Peña, Liz Solari, Boy Olmi, Silvia Pérez, Leonora Balcarce, Luisa Kuliok, Emilio Disi, Ariel Núñez, entre otros. Música,   Pablo Sala. Duración, 80 minutos.
XXX-COMEDIA ENREDADA PERO EFICAZ
El realizador WHO es un afamado director de publicidad que desarrolló proyectos en Europa, América, África y Asia y, en éste, su primer largometraje, reunió una pléyade de actores basándose en un guion osado de Gustavo Cormillon. Si bien están presentes las inocencias de una ópera prima, bien se puede afirmar que Who sale indemne.
Darío (el español Willy Toledo) en el día de su compromiso con Melisa (Leonora Balcarce) se despierta al lado de una mujer que no conoce. Será una trampa, una broma, una estafa. Pero esta desconocida (Ana María Orozco) no será la única aparecida, habrá una monja con arrebatos sexuales (Liz Solari), un hombre con un lenguaje extraño (Ariel Núñez), otra aparecida (Florencia Peña), y hasta un aviador (Emilio Disi), entre otros. Llegarán sus futuros suegros (Boy Olmi y Silvia Pérez) con su prometida del aeropuerto, y Darío se desespera porque quiere alejar a estos seres que solo él ve. Así comienza un calvario plagado de sobresaltos que tienen como aditamento la mirada indiscreta de una vecina (Luisa Kuliok).
La idea es muy buena. Pero se enmaraña y no queda bien en claro qué persigue. Nos atrevemos a hablar, entonces, basándonos en el título, que el “karma” de Darío tiene una directa filiación con la filosofía presocrática (y la oriental). Hay una directa relación con el filósofo Empédocles de Agrigento quien afirmó: “Yo he sido en otro tiempo muchacho y muchacha, arbusto y un ave, y un pez mudo en el mar”.
La película de Cormillon es osada: plantea, de manera oculta y en tono de comedia, que la existencia no se reduce a una vida sino que presupone la existencia de otras vidas anteriores y futuras. Aún con vaivenes narrativos por causas del guion, Who promete mucho teniendo excelencia en el manejo de la cámara.
                                                                    Carlos Pierre
LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES ROTOS
De Samuel Benchetrit. Con Isabelle Huppert, Gustave Keryern, Michael Pitt, Valeria Bruni Tedeschi, Jules Benchetrit, Tassadit Mandi. Guion de Samuel Banchetrit y Gabor Rassov. Música de Raphael. Fotografía de Pierre Aim. Duración: 100 minutos.
XXXX-CARICIAS QUE HACEN FALTA
Tres parejas, enamoramiento, amistad, tratadas con surrealismo y una mirada existencialista perspicaz, son los elementos que toma Samuel Benchetrit para regalar una comedia que mantiene equilibrio entre el melodrama y la realidad. Un vecino (Gustave Kervern), quejoso y tacaño se enamora de una enfermera; una alocada actriz (Isabelle Huppert) encuentra en un joven vecino (Jules Benchetrit) un aliciente para presentarse en un casting, y un astronauta norteamericano (Michael Pitt) cae desde el cosmos en el departamento de una anciana argelina (Tassadit Mandi) cuyo hijo está preso.
La desgracia de estos tres seres generan situaciones entre hilarantes y conmovedoras. A medida que avanza la narración, Benchetrit plantea la ironía que subyace en la vida cotidiana, aún en los hechos más comunes. Entre la poesía y el toque surrealista, se muestra la necesidad de afecto de los vecinos de un destartalado condominio, esos “corazones rotos” que no se muestran como tales y que, sin embargo, están clamando por una caricia al alma. Hay momentos sublimes como el encuentro final del vecino huraño que hará un tortuoso camino sin su silla de ruedas para llegar hasta la enfermera. O los diálogos entre inglés y francés del rubio astronauta con la argelina a quien la NASA le encomienda que lo cuide en situaciones insólitas así como el recitado de un texto teatral por Huppert ante la cámara de su joven vecino quien espera ser adoptado. Todo es real: existen astronautas, argelinas, presos, actrices en decadencia, hombres en sillas de ruedas y enfermeras que salen a fumar de madrugada. Está entonces la enorme capacidad de un director para ensamblar a estos seres humanos en una historia que, en alguna medida, representa los sentimientos de todos: la necesidad del afecto, de la caricia, de la palabra justa cuando el alma está quebrada y hay que seguir sonriendo. Lo patético como parte de la vida misma. Nada más cierto. Además Samuel Benchedrit rindió homenaje a su vida en un suburbio parisino donde pasó su infancia.
PD: hay varios films que tratan la vida en condominios, y hasta un comic español, “13, Rue del Percebe”, del español Francisco Ibánez, cuya primera edición fue en 1961. Algunos críticos internacionales han considerado que este film de Benchecrit está basado en el mismo. 


LA FRATERNIDAD DEL DESIERTO
De Iair Kon. Investigación sobre la fraternidad Hermanitos del Desierto, basado en las máximas de Charles de Foulcauld. Música de Iván Gajando Millas. Edición de Marcela Sáenz. Idiomas: español, italiano, francés. Año de producción: 2016. Duración:79 minutos.
XXXX- LUZ SOBRE EL PASADO
Comprender el verdadero sentido del cristianismo ha merecido estudios complejos de filósofos de todos los tiempos. Iair Non, destacado documentalista, registra, a partir de la investigación de Ana Laura Pace, la existencia de los Hermanitos del Desierto o bien Hermanitos del Evangelio de Charles De Foucauld en la provincia de La Rioja, entre 1970 y 1977. Y, antes del 2010, visita Lucca, Firenze, Italia, para encontrar al padre Arturo Paoli (100 años, falleció en el 2010 a los 102 años) quien establece un largo y profundo diálogo con el filósofo uruguayo Julio Saquero, guía de la narración-
Saquero hoy vive en Chubut siendo miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la provincia así como denunciante de la desaparición de Santiago Maldonado: la cámara registra su visita a los mapuches y el conocimiento de la discriminación que aducen. Esto nos ubica frente a quien nos lleva de la mano en una búsqueda de hermanos espirituales por el mundo. Hay dos localidades fundamentales: La Rioja y sus zonas desérticas y la ciudad de Lucca, en Italia. París, Buenos Aires, Venezuela, se hilvanan en los recuerdos de varios hermanos que pertenecieron a la confraternidad: el poeta tucumano Miguel Angel Sevilla, Fray Antonio Pugjané, Enrique Solan, entre muchos otros.
La palabra de Antonio Paoli se vuelve eje de la revisión de la religión cristiana: hacer, estar al lado del semejante, ayudar, colaborar. Sin duda, una revolución en los 70 cuando vino al país y decidió ponerse a trabajar: dar el ejemplo, bajo la concepción de que Jesús habló del Reino de la Tierra.
Desaparecidos, perseguidos, torturados, muchos hermanos que siguieron a Antonio Paoli pasaron por las cárceles de los dictadores nacionales. Paoli tuvo la suerte de escapar, como otros pocos, en 1974. Es decir, se exiliaron los que pregonaban la igualdad, la justicia, el trabajo. Hay ejemplos dolorosos como el caso del hermano Mauricio Silvia, era linyera y fue desaparecido por “revolucionario”.
Con Julio Saquero, Iair Kon busca dar luz a un pasado reciente que involucró a muchos sacerdotes alejados de la centralidad de la Curia aunque conscientes del valor del ejemplo en el trabajo y en la conducta: la contemplación y la soledad como refugios para buscar a Dios y el trabajo para el sustento diario como arma de lucha. Los tiempos fueron difíciles siendo el tema de la charla entre Saquero y Paoli, tomar las armas o no, unirse a los revolucionarios o no, ayudarlos o no. Este repaso entre ambos aclara la suerte trágica de dos monseñores: De Nevares y Angelelli.
Así como fluye la historia presentada, hay una secuencia inicial actual que nos ubica específicamente en la lucha de Julio Saquero a favor de los mapuches: produce un salto en el tiempo que luego no se desarrolla. No hace mella al valor en sí del documental.
Excelente fotografía de las diferentes locaciones unida a una música incidental no invasiva y un relato atrapante de cada protagonista de esta mágica reunión, conseguida por Julio Saquero y la cámara de Kon, hacen de este documental un rescate histórico fundamental.
Elsa Bragato

VICTORIA Y ABDUL
De Stephen Frears. Con Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, ]Olivia Williams, Robin Soans, Johnathan Harden, Paul Higgins, Michael Gambon, entre otros. Fotografía de Danny Cohen, Música de Thomas Newman. Duración: 112 minutos.
XXX-LA MONARCA AMIGABLE
Nadie mejor que la enorme Judi Dench para encarnar a la Reina Victoria del Reino Unido en sus últimos 15 años de reinado. El estilo “british” era fundamental y Judi Dench encarna a la inglesa de más pura estirpe. En este caso, se relata la amistad de la anciana monarca (63 años al frente del Reino Unido) que tuvo con su siervo Abdul Karim, uno de los dos siervos que tomó de la entonces colonia británica India. Fueron llamados “los munshi”. Abdul fue la compañía de la reina en todos los momentos, protocolares o no. Años antes, luego de que quedara viuda, se le había adjudicado un romance con el siervo escocés John Brown. En este caso, Abdul fue un hijo más, el décimo, dado que Victoria tuvo 9 con su primo, Alberto de Sajonia, Coburgo y Gotha. Heredera del trono a los 18 años, al quedar viuda se recluyó durante mucho tiempo. Hubo rebeliones, idas y venidas políticas, varios intentos de asesinatos, hasta que se llegó al Jubileo de la reina quien ordenó traer dos indios musulmanes como siervos. Uno de ellos fue Abdul, muerto ya John Brown. Hasta el último día de vida de Victoria, Abdul estuvo a su lado. Luego se retiró a las tierras que la reina le había donado en su país viviendo de una pensión.
El retrato de época está logrado, pero el film histórico no sale de una medianía aunque la narración tenga pinceladas sutiles y, por momentos, subyugantes. El esplendor de una monarquía, la discreción y los rumores de palacios pintan perfectamente los últimos años de vida de una de las monarcas que más tiempo estuvo al frente de un reino, siendo la primera su tataranieta la Reina Isabel II. La historia es fascinante en sí misma, aunque haya quedado subordinada a las coordenadas de tiempo y espacio que el cine pudo dar. Para nostálgicos y para quienes admiren a la gran Judi Dench.
Elsa Bragato